jueves, 30 de junio de 2011

La película del mes: Tiburón

Cuando fallar se convierte en una virtud


El gran pez se movía silenciosamente a través de las aguas nocturnas, propulsado por los rítmicos movimientos de su cola en forma de media luna”. ( Jaws, Peter Benchley )
 
El verano comenzó hace unos días, y en este blog se le dedicará los tres próximos especiales de La película del mes a tres filmes imprescindibles, entre tantos otros, para esta época del año. Claro está, no podía faltar en este repaso el blockbuster veraniego por excelencia, la película que marcó un antes y un después en el séptimo arte, y que abriría el camino a la Generación de Hollywood, la destinada a reventar taquillas y convertir al cine, más que nunca, en un negocio. Además, supondría la entrada en la industria de un joven talento que acabaría por comerse el mundo en los años siguientes, tan capaz de gestar sueños en celuloide, como pesadillas que perduran en la memoria. “Tiburón” es una de esas pesadillas, y Steven Spielberg es el nombre de su creador. Una película imprescindible para el verano, pero también contraproducente si lo que se quiere es disfrutar del agua del mar sin preocupaciones.

Un hecho real más que rentable
“Tiburón” convirtió la serie B con monstruo irreal en algo real, algo que podría ocurrir perfectamente. Y de hecho, ocurrió antes. Entre el 1 y el 12 de julio de 1916 se produjeron una serie de ataques de tiburones en la costa de Jersey, muriendo cuatro personas y resultando una gravemente herida. Fue un ataque extraño, algo que supuestamente no podía ocurrir, pues los escualos se mueven en los estados semitropicales de Florida o Georgia, pero la ola de calor que azotaba al país y la mortal epidemia desatada en el noreste de los Estados Unidos llevaron a miles de personas a los balnearios de la costa de Jersey. Incluso llegaron a atacar en agua dulce. Entre los supuestos responsables de la trágica masacre se encontraban el tiburón blanco y el tiburón toro.

La ola de pánico quedó en el inconsciente colectivo estadounidense, hasta que en 1974 Peter Benchley, tras varios títulos fallidos como “Leviathan Rising” o “The Jaws of the Leviathan”, retomó el asunto en su novela “Jaws” –literalmente, “Mandíbulas”-, la historia de los ataques de un tiburón blanco a una tranquila isla ficticia llamada Amity. El libro fue un enorme éxito, y esto llamó la atención de los mandamases de la Universal, que se hicieron con los derechos por 150.000$, y sobre la marcha, en vista del enorme potencial de la trama, se pusieron a buscar a un director. Fue entonces cuando David Brown y Richard D. Zanuck, que habían producido la exitosa “El golpe”, pensaron en un joven realizador que había apuntado maneras en la fantástica “El diablo sobre ruedas” en televisión, y al que un año antes habían producido en la desastrosa “Loca evasión”. Además, vieron cierto paralelismo entre la obsesión entre el protagonista de “El diablo sobre ruedas” y el camión que le acosaba y la caza del gran tiburón blanco.

Los contratiempos favorecieron a la película
Con 7 millones de dólares en su poder, Spielberg tenía total libertad a la hora de rodar y tomar decisiones, a pesar de estar sometido a las exigencias de un gran estudio. Y, por supuesto, el libro era tan atractivo que no pudo negarse. Peter Benchley se encargaría de los primeros borradores del guión, modificado en algunos detalles por el propio Spielberg y un no acreditado Howard Sackler, ganador del premio Pulitzer y experto submarinista. Pero un contratiempo surgió de repente. A principios de 1975 un contrato con el Sindicato de Actores puso en un serio aprieto al estudio, y la Universal impuso que no se rodaría ninguna película que no pudiera rodarse antes del 30 de junio de ese mismo año. La tensión entre Benchley  y Spielberg creció debido a disparidad de opiniones en cuanto al enfoque de la novela –el realizador llegó a desechar varias versiones del guión escrito por Benchley-, hasta el punto de que el autor fue expulsado del plató por el propio cineasta. Con el tiempo echándosele encima y con un guión aún sin terminar, se contrató a una especie de “chico para todo”, Carl Gottlieb, que acabaría el guión siguiendo las indicaciones de Spielberg, asistiría a los ensayos, ayudaría en las improvisaciones, etc.

La siguiente parte a completar del proyecto era encontrar el reparto adecuado. Spielberg tenía claro que no quería grandes estrellas en el elenco, o esto desviaría la atención del verdadero efecto que pretendía conseguir con la película.  Por ello, se desestimó del papel principal de Brody, el sheriff local, a Paul Newman, Clint Eastwood, Robert Duvall o Charlton Heston. Pero la Universal insistió en que se incluyera a una estrella, por lo que el director optó por una solución intermedia, Roy Scheider. El intérprete no era una gran estrella, había trabajado más en televisión, pero sí empezaba a ganar popularidad gracias a su papel en “French Connection” tres años antes. Para el oceanógrafo Cooper, George Lucas le aconsejó que contratara a Richard Dreyfuss, quien se convertiría en uno de los actores fetiche de Spielberg desde entonces.


Pero un personaje tan secundario –no aparece hasta bien avanzado el metraje- como Quint, el carismático cazador de grandes presas marinas, el particular capitán Ahab del film, empezó a ganar importancia y peso en la historia. La Universal pensó en el legendario Lee Marvin, e incluso en Charlton Heston, pero Spielberg los desestimó porque no quería estrellas en su película. Heston se tomó muy mal el rechazo del entonces joven y semidesconocido director y juró que nunca trabajaría con él. De hecho, Spielberg le ofreció un papel en la fallida comedia "1941", y Heston se tomó su tiempo antes de darle un "no" rotundo. Así que el estudio le propuso a un secundario de lujo, con gran peso en pantalla pero no tan famoso como para ser rechazado, Robert Shaw, con quien ya habían trabajado en “El golpe” y que aportó a Quint todo lo que debía dar el personaje. Un actor de carácter, rudo y difícil, que tuvo sus encontronazos con Dreyfuss, que era indisciplinado e impuntual. La tensión que se refleja en sus personajes no es más que un reflejo en sí mismo de su relación durante el rodaje, y eso hace creíble sus diálogos.

Por supuesto, no podía haber película sin monstruo, y aquí se produjo el mayor reto del rodaje, además de que llevó a los mayores problemas. Ningún diseñador de efectos especiales se veía capaz de diseñar un tiburón mecánico de más de siete metros. Todos decían que era algo imposible. Imposible hasta que llegó Bob Mattey, un especialista retirado que dijo sí  al director artístico Joe Alves cuando éste le propuso la idea. Y Mattey superó el reto, creando a un enorme escualo mayor a los tiburones normales al que Spielberg apodó Bruce en honor a su abogado –como anécdota, el tiburón de “Buscando a Nemo” dice llamarse, curiosamente, Bruce-. Se construyeron, además, dos ejemplares menores sesgados para los planos de perfil y se utilizaron tiburones reales para las secuencias subacuáticas. Sin embargo, eran considerablemente menores que los de la ficción, por lo que hubo que diseñar una pequeña jaula y meter a un hombre muy bajo para engrandecer al monstruo. En un momento, el animal quedó atrapado en la jaula y la destrozó, sin nadie dentro, y esa toma es la que vemos en el montaje final. En otra ocasión, el tiburón quedó lastimado y se estaba ahogando, con lo cual debió ser salvado por el equipo del film.

Todo esto fue salvado en el montaje final gracias a Spielberg y a la directora de montaje Verna Fields, pero, paradójicamente, los mayores problemas los ocasionó el propio Bruce. Y es que, incomprensiblemente, el animatronic fue creado sin ser testado en el agua, y la sorpresa de todos fue que la primera vez que se le sumergió, se hundió literalmente. Tardaron varios días en rescatarlo de las profundidades de Martha’s Vineyard, donde se rodaban los exteriores. Un lugar turístico cuyas aguas tenían un fondo arenoso hasta 12 millas mar adentro, con lo que los mecanismos podían funcionar correctamente sin que se viera tierra por ningún lado. Fue necesario un equipo de buzos para el rescate.

Fue entonces cuando surgió la gran idea, la que confiere a “Tiburón” una atmósfera aún más angustiosa y desasosegante. Como Bruce no estaba disponible, Spielberg decidió usar la cámara subjetiva simulando ser el enorme animal moviendo en el agua, y no llegaba a mostrarlo hasta la secuencia final en el barco. La cámara se convirtió en el amenazante tiburón. La pérdida de referencia visual, la invisibilidad del monstruo, terminaron jugando a favor del suspenso y del terror, en lugar de la explicitación de su presencia física. A eso, se sumó la decisión de realizar alrededor de un 25% de las tomas al nivel del mar, como si la cámara fuera un bañista a punto de hundirse. En lugar de hacer que el tiburón fuera él mismo el símbolo del miedo y la inseguridad, lo rodearon de elementos que pudieran provocar en el espectador esas mismas sensaciones. Un buen ejemplo de la pericia del director tras la cámara para la composición de escenas es la escena en la que Brody vigila la playa sentado, y sobresaltado por cada grito y risa de los bañistas. Al más puro estilo Hitchcock, se elaboró la escena desde el punto de vista de Brody, siguiendo un enfoque de observación-reacción: mientras cuerpos de bañistas se cruzan por delante de la cámara, el plano va cambiando y vemos lo que ve Brody para luego ver su reacción. Cuando el sheriff finalmente se da cuenta de lo que pasa, Spielberg le dio la vuelta a un innovador truco de cámara usado por Hitchcock en "Vértigo/De entre los muertos", avanzando con la cámara mientras se amplía el plano con el zoom.


Pocas veces tantos problemas jugaron tan a favor de una película. Spielberg supo hacer de los fallos una virtud, los supo aprovechar y mejoró lo que tenía en mente a contrarreloj. El rodaje se alargó, el presupuesto se rumorea que subió a los 12 millones y Spielberg recuerda la película como “Fácil de ver, difícil de hacer”. Pero antes del verano de 1975, la cinta estaba acabada.

Terror a lo profundo
No podemos hablar de “Tiburón” sin mencionar su banda sonora. John Williams, tan humilde como siempre, vio la película antes de musicalizarla, y reconoció a Spielberg que semejante obra necesitaba a un compositor mejor. El cineasta le respondió que era cierto, pero que ya estaban todos muertos. Así que Williams se hizo cargo de la partitura, en lo que fue un gran acierto desde el principio. El tema principal, ya conocido por todos, ha pasado a la historia del cine y anuncia la inminente llegada de la voraz criatura, potencia el suspense y el terror de las escenas previas a los ataques –durante los mismos cesa la música, pero antes solamente podemos sentir angustia-. Su composición incluso refleja el estado del tiburón, acelerándose o ralentizándose, volviéndose más intensa o relajándose, según el monstruo esté más cerca de su presa o se mueva más o menos rápido.

Toda esta unión de talento, contratiempos hábilmente solucionados y aciertos en equipo técnico y artístico convirtieron a “Tiburón” en un éxito sin precedentes. Desde su estreno el 20 de junio de 1975, se convirtió en la película más taquillera de la historia, podio arrebatado dos años después con “Star Wars”, con 470M$ recaudados en todo el mundo, e inaugurando el concepto de blockbuster veraniego, de esas películas que se estrenan en estas fechas con el único objetivo de barrer en taquilla. Fue incluso pionera en su campaña de promoción, que fue brutal en televisión, cines y medios, y llegó a estar nominada al Oscar a mejor película, premio que consiguió “Alguien voló sobre el nido del cuco”. Consiguió, eso sí, tres estatuillas doradas en apartados técnicos –banda sonora, montaje y sonido- de las cuatro a las que optaba, quedando Spielberg fuera de los premios de la Academia, pero no de los BAFTA o los Globos de Oro, aunque no ganara. La crítica alabó la película, aunque ha sido solamente el paso de los años lo que ha hecho que se la considere una obra maestra imprescindible del celuloide. Y en cuanto a Spielberg, todos sabemos lo bien posicionado que está actualmente en la industria.

Pero el efecto del film fue mucho más allá. Porque “Tiburón”, que reinició el subgénero de monstruos de los 50 produciendo imitaciones más o menos afortunadas como “Piraña”, es al mar lo que “Psicosis” es a las duchas. Es capaz, usando el terror a lo desconocido, a lo que no vemos pero es posible, de infundirnos miedo o como mínimo respeto al mar. Tras su estreno, se desató una fiebre de selacofobia, miedo a los tiburones, y la afluencia a las playas bajó considerablemente. Y no es para menos, pues en las profundidades del mar, incluso cerca de la costa, puede ocurrir cualquier cosa que nuestro ojo no ve, y como decía Kirk Douglas en “Cautivos del mal”, la gente teme aquello que no ve. Los fallos durante el rodaje enseñaron esta valiosa lección a Spielberg, y supo utilizar todos los recursos cinematográficos básicos, sin alardear de efectos, para transmitir al espectador ese terror al mar. Yo, a día de hoy, sigo yendo a la playa con desconfianza. Así que les deseo un feliz verano, pero extremen la precaución.


Concurso: Gana unas gafas i-Spacevision de i-Joy con "Amigos"

¿Hasta qué punto es inquebrantable la amistad? Santi, Diego y Víctor han sido siempre los mejores amigos, pero están a punto de poner a prueba esa amistad participando en una apuesta tan peculiar como lucrativa: un amigo fallecido les regala en su testamento la apuesta definitiva, consistente en una herencia, valorada en 17 millones de euros, para el que logre más audiencia en televisión hasta final de año. Una prueba de competitividad en la que todo estará permitido. 


Éste es el argumento de “Amigos”, la comedia del tándem formado por Borja Manso y Marcos Cabotá que se estrena el 8 de julio en nuestras carteleras. Al frente del reparto, un trío de lujo formado por Ernesto Alterio, Diego Martín y Alberto Lozano, y con la colaboración de Manuela Velasco y Goya Toledo, en la que será la comedia española de este verano.


Para celebrarlo, Cinéfagos Anónimos, locoporelcine.com e i-Joy sortean unas gafas i-Spacevision con las que hacer el visionado de tus películas, series y eventos favoritos más real que nunca. Las gafas i- Spacevision de i-Joy poseen una pantalla LCD inocua para el ojo que simula el efecto de visualizar el programa en una pantalla de 36” situada a dos metros de distancia. Además, puede conectarse a una gran variedad de aparatos de vídeo, incluido DVD, X-Box y Play Station.


Para hacerte con este fabuloso regalo, solamente tienes que contestar a una sencilla pregunta: ¿Qué ha sido lo más estrafalario, lo más increíble, que has hecho en una apuesta, y qué se apostaba? Entre las respuestas más originales recibidas por correo en la dirección locoporelcinecom@gmail.com (imprescindible poner como asunto CONCURSO AMIGOS) sortearemos estas fantásticas gafas con las que podrás sentir más que nunca tus programas favoritos. Tienes hasta el 15 de julio para participar.


ESPECIFICACIONES DE LAS GAFAS i-SPACEVISION



· Pantalla LCD sensible, no daña el ojo
· Potentes imágenes virtuales equivalente a la visualización en una pantalla de 36" a una distancia de 2 metros
· Sistema único de ampliación de imágenes:
conecte una gran variedad de aparatos de vídeo, incluyendo: VCR, DVD, Play Station o X-Box
· Sistema PAL/NTSC
· Consumo mínimo
· Diseño compacto y de poco peso para un fácil transporte
· Volúmen ajustable

· Tan sencillo como llevar gafas de sol. El usuario puede ajustar el adaptador para la nariz para disfrutar de una óptima visualización

miércoles, 29 de junio de 2011

Tráiler subtitulado de "War Horse", de Spielberg

No sé cómo lo hace, pero el señor Spielberg lo ha vuelto a conseguir. Ha convertido una historia sencilla, la relación de un chico con su caballo, rota por el estallido de la I Guerra Mundial, en lo que parece ser un drama épico que, en vista de su tráiler, promete encogernos el corazón. "War Horse" llega a finales de año, junto a la adaptación de "Las aventuras de Tintín", dispuesta a ser tenida en cuenta en los Oscar. En España tendremos que esperar hasta enero. La fotografía es cosa de Janusz Kaminski, la banda sonora de John Williams y el guión de Richard Curtis, autor británico de los libretos de las entregas de "Bridget Jones", de "Cuatro bodas y un funeral", "Notting Hill", "Love Actually", "Radio encubierta" y otras comedias británicas de éxitos. Vamos, toda una eminencia. El reparto, además, tiene un marcado acento británico, con intérpretes de la talla de Emily Watson o Peter Mullan secundando al joven debutante Jeremy Irvine.

Primer tráiler de "Mission Impossible: Ghost Protocol", y algunas reflexiones iniciales

Ya tenemos el primer tráiler oficial, y aunque no es muy espectacular que digamos, sí que deja un par de reflexiones personales que podrán encontrar tras el mismo, para no adelantar acontecimientos. La película llegará en una fecha próxima a las próximas navidades a las carteleras -se rumorea que es mal momento para estrenarla, pues tendrá que competir con, entre otras, la secuela de "Sherlock Holmes"- y está dirigida por Brad Bird con producción y guión de J.J. Abrams -echaré de menos en el libreto a Alex Kurtzman y Roberto Orci-. Recuerden que Bird es el realizador de tres joyas de la animación como "El gigante de hierro", "Los Increíbles" y "Ratatouille", y que ésta es su primera incursión en el cine de imagen real.



Y ahora, las reflexiones:

1. Ese peinado de Tom Cruise recuerda demasiado al que llevaba en la deshonrosa, aunque entretenida, segunda entrega. Esperemos que los tiros no vayan por ahí. Por lo pronto veo el espíritu de equipo de la tercera.
2. No he visto, a menos que la vista me falle, a Ving Rhames, y no sé si está en el reparto.
3. A simple vista, la aportación de Jeremy Renner será más que positiva.
4. El tráiler me ha dejado cierto aroma a peli de James Bond.
4. Aparece poco, pero cuando aparece deja huella. ¿Soy el único que opina que Josh Holloway ("Lost") daría el tipo como héroe de acción? Lo dejo caer...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...